Vokalstimme

Vokalstimme

Als Vokalmusik bezeichnet man jegliche Musik, die mit der menschlichen Stimme ausgeführt wird, im Gegensatz zur reinen Instrumentalmusik. Ihr liegen für gewöhnlich literarische Dichtungen zugrunde, die von einem Komponisten vertont wurden; von modernen Komponisten werden vereinzelt auch Vokalisen oder Phatasietexte verwendet.

Die Begleitung durch Instrumente ist bei der Vokalmusik nicht ausgeschlossen. Werke, in denen der instrumentale Anteil deutlich überwiegt, werden immer noch als instrumental klassifiziert (z. B. Chöre in Sinfonien). Musik, die nur durch die menschliche Stimme erzeugt wird, nennt man a cappella.

Zur rein vokalen Musik gehören A-cappella-Gesänge weltlichen wie geistlichen Charakters. Die geistliche Vokalmusik, unbegleitet wie auch begleitet, ist ein gewichtiger Teil der Kirchenmusik.

Inhaltsverzeichnis

Geistliche Vokalmusik

Unbegleitete geistliche Vokalmusik

Die wichtigsten Gattungen der unbegleiteten geistlichen Vokalmusik sind das Lied bzw. der Choral, die Motette und die Messe; eine Sonderform stellen der Gregorianische Choral und andere psalmodische Gesänge dar.

Als Varianten der Chorbesetzung sind dabei Männer-, Frauen- oder gemischte Chöre denkbar, die auch nach der Anzahl der Stimmen differieren. Für Frauenchöre hat sich dabei der dreistimmige Satz als Regel herausgebildet, für den Männer- bzw. gemischten Chor der vierstimmige. Besonders für den gemischten Chor wird vereinzelt auch die Besetzung zweier oder mehrerer sich gegenübergestellter Chorgruppen verlangt, diese "doppel-" bzw. "mehrchörige" Art des Musizierens erfreute sich besonders während der Renaissance großer Beliebtheit; ihre eindrucksvollste Ausprägung findet sie in der sogenannten Venezianischen Mehrchörigkeit.

Zur Erweiterung des Klangraumes bzw. zur Vervielfachung der linearen, kontrapunktischen und auch harmonischen Möglichkeiten wurde in der Geschichte der Vokalmusik auch immer wieder mit einer Vermehrung der Stimmenanzahl innerhalb einer Chorgruppe über die Vierstimmigkeit hinaus experimentiert.

Der gregorianische Choral ist traditionell der einstimmige, unbegleitete Gesang einer (Männer-) Schola.

 Das gregorianische "Ave Maria"?/i

Instrumental begleitete geistliche Vokalmusik

Die instrumental begleitete geistliche Vokalmusik prägt sich besonders in den Formen der Motette, der Messe, der Kantate oder des Oratoriums aus. Die einzelnen Sätze insbesondere der Kantate oder des Oratoriums, aber auch der Kantatenmesse des Barock werden wiederum nach ihrer Faktur und nach der Anzahl der singenden Stimmen unterschieden:

Den begleiteten, oft besonders kunstvollen und reich ausgestalteten Solovortrag nennt man Arie.
 Georg Friedrich Händel: "Rejoice greatly" aus dem Oratorium "Der Messias"?/i
Bei zwei singenden Solisten handelt es sich um ein Duett, drei Singstimmen bilden ein Terzett, vier ein Quartett (Musik) usw.
Insbesondere Terzett und Quartett beschreiben auch chorische Besetzungen bzw. haben sich dadurch auch als Bezeichnung eines Chores etabliert ("Männerquartett").
Die Arie entstand während des Frühbarock, mit dem Duett wurde schon relativ bald danach experimentiert, es wurde seinem Charakter nach gerne für stilisierte Dialoge verwendet (z. B. bei Heinrich Schütz).
Besonderer Beliebtheit erfreuten sich Duette, Terzette, Quartette, sogar Quintette und Sextette dann aber während der Klassik und Romantik.
Eine Wurzel dieser Besetzungsformen liegt in der Monodie, eine weitere in der Motette, die - oftmals aufgrund mangelnder Sänger - von ihren Stimmen reduziert und dann vom Generalbass gestützt wiedergegeben wurde.
Eine frühe Entwicklungsform solcher Solo- bzw. Solistenensemblestücke stellen die "Kleinen Geistlichen Konzerte", z. B. von Heinrich Schütz bzw. ihre italienische Entsprechung, die "Concerti Ecclesiastici" (z. B. bei Lodovico Grossi da Viadana) dar.
Neben der Arie, die mehr reflektierenden Charakter hat und dabei virtuosen Gebrauch aller musikalischen und stimmlichen Mittel machen kann, entsteht das Rezitativ, dessen Aufgabe es ist, größere Mengen an Text musikalisch zu bearbeiten bzw. eine "Handlung" oder "Dramaturgie" voranzutreiben.
Beim Rezitativ unterscheidet man zwischen dem nur von der Generalbaßgruppe begleiteten, sog. Secco-Rezitativ
 Johann Sebastian Bach: "Er kommt, er kommt" aus der Kantate "Wachet auf, ruft uns die Stimme" BWV 140?/i
und dem orchesterbegleiteten Accompagnato-Rezitativ.
  Georg Friedrich Händel: "Thus saith the Lord" aus dem Oratorium "Der Messias"?/i
Das Rezitativ lehnt sich dabei an die natürliche Sprachmelodie an bzw. stilisiert diese. Oft treten Rezitativ und Arie paarweise auf; im Rezitativ wird eine Situation umrissen, in der darauffolgenden Arie diese dann betrachtet.
Eine Zwischenform zwischen beiden stellt das Arioso dar.
 Georg Friedrich Händel: "Comfort ye" aus dem Oratorium "Der Messias"?/i
Demgegenüber stehen chorisch besetzte Sätze, die verschiedene Formen annehmen können;
so z. B. die des Chorals
 Johann Sebastian Bach: Schlußchor der Kantate "Wachet auf, ruft uns die Stimme" BWV 140?/i
oder die der Fuge, verschiedene Formen durchdringen sich auch gegenseitig oder werden frei gehandhabt, gerne werden auch Soli mit Chorpassagen verquickt oder treten mit diesen alternierend auf.

Die Motette setzt für gewöhnlich eine chorische Besetzung voraus.

Weltliche Vokalmusik

Unbegleitete weltliche Vokalmusik

Die wichtigsten Gattungen der unbegleiteten weltlichen Vokalmusik sind das Chorlied in seinen verschiedenen historischen und regionalen Ausprägungen sowie das Madrigal.

Instrumental begleitete weltliche Vokalmusik

Die begleitete weltliche Vokalmusik kann ebenfalls weiter gegliedert werden in Arien, Rezitative, Duette etc. sowie die verschiedenen Ausprägungen von Chormusik. Sie entsprechen den jeweiligen Formen der geistlichen Musik, jedoch liegt ihnen hier ein weltlicher Text zugrunde. Auch im Bereich der weltlichen Musik können aus Rezitativen, Arien, Ensembles und Chören Großformen wie die Kantate oder auch die Oper gebildet werden.

Geschichte

Vorzeit und Antike

Die genaue Entstehung der Vokalmusik ist eng verbunden mit dem Gebrauch der menschlichen Stimme. Rufe und Laute wurden häufig zur Signalgebung unter den Völkern der Erde benutzt; ein weiteres Anwendungsgebiet konnte der Ruf an verschiedene Gottheiten sein. Der Schritt von einem langen, gehobenen Ruf zum Gesang ist nicht weit. Ebenso wie die Jodler in den Alpen ihre spezifischen Rufe zur Identifikation über weite Strecken nutzten, dienten Gesänge demselben Zweck.

Später entwickelten sich parallel mit der gesprochenen Sprache Gesänge, die zu allen Angelegenheiten des täglichen Lebens gehörten: Jagdgesänge, Kriegs- und Wiegenlieder, gemeinschaftsstärkende Stammesgesänge, Gesänge für Vermählungen oder Bestattungen, Heldensagen, Kinderlieder, Lieder für die Heranreifung von jungen Männern und Frauen, Arbeitslieder für jede Berufsgruppe, Huldigungsgesänge für den Herrscher oder Gottheiten, jeder besondere Aspekt des menschlichen Lebens wurde mit Gesängen bedacht. Später gab man diesen Liedern die Bezeichnung Volkslieder, weil sie einfach, allgemein bekannt und sanglich waren und direkt aus dem täglichen Leben stammten, ohne einen Verfasser nennen zu können - die Weitergabe erfolgte zum größten Teil mündlich. Umherziehende Sänger - im europäischen Mittelalter Spielmann, Barde, Troubadours und Trouvères genannt - beherrschten eine Vielzahl von Liedern, die sie öffentlich auf Jahrmärkten, Volksfesten, Fürsten- und Königshöfen vortrugen.

Erste Notation im Mittelalter

Die schriftliche Weitergabe von Musik war dadurch erschwert, dass lange Zeit nur Adel und Klerus des Lesens und Schreibens mächtig waren. Die ersten Versuche der Notation wurden daher auch von Mönchen unternommen, die gewissermaßen die für die Leitung ihrer Gesänge notwendigen Handbewegungen auf dem Pergament reproduzierten, wodurch sich symbolische Zeichen für „aufwärts“, „abwärts“, „lang“ o. Ä. als ungefähre Merkmale der Melodie ihrer Gesänge, auch Gregorianischer Choral genannt, fanden. Aus diesen "Neumen" ließen sich zunächst die jeweilige Bewegungsrichtung der Melodie, melodische Hoch- und Tiefpunkte sowie verschiedene Nuancen z. B. bezüglich der Rhythmik der Gesänge herauslesen, nicht jedoch die jeweilige relative Tonhöhe bzw. die Intervalle zwischen den einzelnen Tönen des Gesanges. Zur Fixierung der Tonhöhe entwickelte sich (zur Weitergabe der Melodien an Lernende) eine Buchstabenschrift, die den Neumen beigefügt wurde. Eine solche Doppelnotation ist im Antiphonar der Kathedrale St. Benigne in Dijon, dem sogenannten Codex Montpellier (nach seinem Aufbewahrungsort in der Bibliothek der medizinischen Fakultät der Universität von Montpellier (ms. H159)). Neben diesem Versuch zur eindeutigeren Notation der Gesänge ersann Guido von Arezzo schließlich ein System von zunächst zwei (F und C markierenden) farbigen, später vier im Terzabstand angeordneten Notenlinien, das die exakte Höhe von Tönen anhand eines Stammtons definieren konnte. Diese Linien wurden durch einen c- bzw. f- Schlüssel bezeichnet. Die sich in Bezug auf die Tonhöhe so zunehmend präzisierende Notation führte jedoch mittelbar zu einer Vergröberung im Vortrag der Gesänge, da die Feinheiten der ursprünglichen Neumenschrift in dem neu erfundenen Liniensystem nur noch schwer darstellbar waren bzw. der Fokus der Schrift eben nicht auf diesen Gesichtspunkten der Gesänge lag. Hinzu kam, dass das zuvor von den Mönchen auswendig beherrschte, umfangreiche gregorianische Repertoire nun scheinbar eindeutig fixiert war, wodurch nicht mehr die Notwendigkeit bestand, eine ebensogroße Sorgfalt wie zuvor auf die korrekte Tradition der Gesänge zu verwenden. Diese Situation sollte mehr und mehr zur Entfremdung von den eigentlichen Singweisen und später noch aufgrund einer fehlerhaften Überlieferung zu einer tiefen Krise des Chorals führen. Das so erfundene Liniensystem ist jedoch die Grundlage der modernen Notenschrift.

Beginnende Mehrstimmigkeit

Zwischen dem 9. und dem 11. Jahrhundert sind erste mehrstimmige Bearbeitungen der einstimmigen gregorianischen Gesänge dokumentiert. Der früheste Beleg dieser sog. Organa findet sich in der Musica enchiriadis; in den in diesem Hucbald zugeschriebenen Traktat beschriebenen Gesängen werden zunächst zwei Stimmen als Quart- bzw. als Quintorganum miteinander kombiniert. Ihre kunstvollste Ausprägung erfahren die Organa im 12. Jahrhundert in den Schulen von St. Martial (Limoges) und Notre Dame. Die bedeutendsten Meister des mittlerweile auch drei- und vierstimmigen Organums sind die an der Kathedrale Notre Dame in Paris tätigen Meister Leonin und Perotin.

Ars Antiqua & Ars Nova

Ab ca. 1230 werden die kunstvollen Organa der Notre-Dame-Schule abgelöst durch die neu entstehende Form der Motette, die wichtigste musikalische Gattung der Ars antiqua. Außerdem kommen die Formen des Conductus und des Hoquetus auf, die in ihrer Faktur ebenfalls auf Modelle der Notre-Dame-Schule zurückgehen. Die zuvor entstandenen Organa werden zwar noch gesungen, jedoch werden keine neuen Organa mehr geschaffen. In der Praxis nimmt allerdings nach wie vor die einstimmige Aufführung der Gesänge den weitaus größten Raum ein.

Die Ars antiqua geht zu Beginn des 14. Jahrhunderts in die Epoche der Ars Nova über. Die Bezeichnung der Epoche geht auf den Titel eines Traktats Philippe de Vitrys, der hierin die Grundlagen seiner neuen, rhythmisch wie auch harmonisch hochkomplexen Kompositionsweise erläutert, die für die Epoche bahnbrechend werden sollten.

Neben der unverändert ihren zentrale Stellung behauptenden Motette entwickeln sich verschiedene mehrstimmige Liedformen wie die Ballade, das Rondeau oder die Virelais. Als grundlegende formale Kompositionsprinzipien entwickeln sich Isoperiodik und Isorhythmik. Der Höhepunkt der kompositorischen Entwicklung wird mit der isorhythmische Motette erreicht. Die bedeutendsten Komponisten der Ars Nova waren u. a. Philippe de Vitry und Guillaume de Machaut.

Renaissance

Die frankoflämische Polyphonie erhielt hier vor allem ihre Ausprägung in der mehrstimmigen Vokalmusik. Zur gleichen Zeit wurden Oper und Oratorium geschaffen, die eine geschlossene dramatische Handlung mit gesanglichen Mitteln darstellten. Ganze Messen wurden vertont.

Barock

Oper und Oratorium erleben ihre erste Hochblüte. Johann Sebastian Bach schreibt eine hohe Anzahl von Kantaten zusätzlich zu seinen berühmtesten Oratorien, der Johannespassion und der Matthäuspassion. Georg Friedrich Händel macht sich im Gegenzug um die Oper bemüht.

Die Arie entsteht.

(westliche) Klassik

Die Dominanz von Oper und Oratorium dauert an. Wolfgang Amadeus Mozart befreit sich vom Primat des Italienischen und schreibt die erste international erfolgreiche deutsche Oper, „Die Zauberflöte“. Christoph Willibald Gluck vollführt seine Opernreform.

Romantik

Franz Schubert bemüht sich erfolgreich um die vernachlässigte Gattung des Liedes und legt den Maßstab für alle künftigen Kunstlieder. Die Operette entsteht. Die Volksliedforschung setzt ein.

Jahrhundertwende

Kabarett und Revue entstehen. Gesangliche Einlagen nennt man Couplets. Richard Wagner prägt das Musikdrama als komplett durchkomponierte Form der Oper. Hochblüte der Operette.

20. Jahrhundert

Die klassisch geprägte Zeitgenössische Vokalmusik und das Kabarett verwenden vermehrt den Sprechgesang.

Entstehung des Jazz in Nordamerika. Gospel, Blues, Barbershop, Boogie Woogie und Rhythm and Blues folgen. Ab den 50er Jahren Übernehme schwarzer Musik durch weiße Künstler. Rock ’n’ Roll, Pop und Nachfolger wie Grunge und Punk entstehen.

In Europa Blüte des französischen Chansons und des deutschen Schlagers, bevor die Beatles ihre beispiellose Weltkarriere starten.

Aus Barbershop und Doo Wop kleine Vokalbesetzungen, die auch jenseits von close harmony singen. Heutige A-cappella-Gruppen finden sich in allen Besetzungen, wobei gemischte und rein männliche Gruppen dominieren. Durch eine Tendenz zu vielschichtigen rhythmischen Arrangements, Nachahmung von instrumentalem Klang (teilweise mit elektronischen Hilfsmitteln, Studiotechnik) und der Erweiterung des Ensembles um Mundschlagzeuger (siehe dazu auch unter Beatboxing) veränderte sich am Ende des 20. Jahrhunderts der Klang von A-cappella-Musik deutlich.

Außereuropäische Vokalmusik

indischer Gesang

  • Gesangsformen der nordindischen/südindischen Klassik (z. B. Khyal, Tarana-s) und
  • … Leichte_indische_Klassik|leichten indischen Klassik (z. B. Thumri-s, Dadra-s) mit
  • … grenzüberschreitenden Gesangsformen in Pakistan (z. B. Ghazals als Gedichtform des Qawwali)

Siehe auch

Portal
 Portal: Musik – Übersicht zu Wikipedia-Inhalten zum Thema Musik

Wikimedia Foundation.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Garmarna — Konzert der Band in Bochum, 2002 Garmarna ist eine schwedische Folkrockband, deren Repertoire vor allem aus alten skandinavischen Balladen und Eigenkompositionen besteht. Anders als die neo akustischen Klänge Hedningarnas ist ihre Musik rockiger… …   Deutsch Wikipedia

  • Indische Musik — „Eine Dame lauscht der Musik“ (Punjab, ca. 1750) Im Wesentlichen hört man in Indien drei Arten von Musik: klassische Musik: kultivierter Musikstil, der im Westen besonders bekannt geworden ist, in Indien aber etwa den gleichen Stellenwert hat wie …   Deutsch Wikipedia

  • Kantate — Die Kantate (lat. cantare ‚singen‘) bezeichnet in der Musik eine Formenfamilie von mehrsätzigen Werken für Gesangsstimmen und Instrumentalbegleitung. Rezitative, Arien, Ariosi, Chorsätze, Choräle und instrumentale Vor und Zwischenspiele können… …   Deutsch Wikipedia

  • Konzert (Musikveranstaltung) — Orchesterkonzert in Berlin, 1982 Das Wort Konzert (von lat. conserere: „zusammenfügen“ von musikalischen Stimmen, traditionell auch auf concertare „wetteifern“ zurückgeführt) kann verschiedene Bedeutungen haben. Meist bezeichnet es entweder eine… …   Deutsch Wikipedia

  • Lacrymosa — Wolfgang Amadeus Mozart (posthumes Porträt von Barbara Krafft) Das Requiem in d Moll (KV 626) aus dem Jahr 1791 ist Wolfgang Amadeus Mozarts letzte Komposition. Obwohl es nur zu etwa zwei Dritteln tatsächlich von Mozart stammt, ist es eines… …   Deutsch Wikipedia

  • Liederkreis op. 39 (Schumann) — Der Liederkreis Op. 39 ist ein Zyklus von Robert Schumann (1810–1856) aus zwölf Vertonungen von Gedichten Joseph von Eichendorffs (1788–1857) für Singstimme und Klavier, der im Jahr 1840 erschien. Ort und Ausführende der Uraufführung sind… …   Deutsch Wikipedia

  • Mozart-Requiem — Wolfgang Amadeus Mozart (posthumes Porträt von Barbara Krafft) Das Requiem in d Moll (KV 626) aus dem Jahr 1791 ist Wolfgang Amadeus Mozarts letzte Komposition. Obwohl es nur zu etwa zwei Dritteln tatsächlich von Mozart stammt, ist es eines… …   Deutsch Wikipedia

  • Mozart Requiem — Wolfgang Amadeus Mozart (posthumes Porträt von Barbara Krafft) Das Requiem in d Moll (KV 626) aus dem Jahr 1791 ist Wolfgang Amadeus Mozarts letzte Komposition. Obwohl es nur zu etwa zwei Dritteln tatsächlich von Mozart stammt, ist es eines… …   Deutsch Wikipedia

  • Oberstimme — Als Oberstimme bezeichnet man die höchste Stimme in einem musikalischen Satz. Sie kann während des Stückes von einem zum anderen Instrument oder zur Vokalstimme wechseln. Die Oberstimme kann in der Tonhöhe auch über der Hauptstimme liegen, die… …   Deutsch Wikipedia

  • Popkonzert — Orchesterkonzert in Berlin, 1982 Das Wort Konzert (von lat. conserere: „zusammenfügen“ von musikalischen Stimmen, traditionell auch auf concertare „wetteifern“ zurückgeführt) kann verschiedene Bedeutungen haben. Meist bezeichnet es entweder eine… …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”